viernes, 28 de junio de 2024

La idea conceptual


Una idea conceptual es una noción o un entendimiento abstracto de algo que se forma en la mente. No se refiere a un objeto físico o una cosa concreta, sino a un concepto o una teoría que representa la esencia o la naturaleza de algo. Las ideas conceptuales son fundamentales en el pensamiento y el razonamiento, ya que permiten a las personas analizar, categorizar y entender el mundo de manera más profunda.






Se puede crear una fotografía conceptual de un restaurante al lado del mar y afirmar que pertenece a San Sebastián, aunque dicho restaurante no exista en la realidad. En este caso, la fotografía y la afirmación serían parte de una narrativa o una representación artística que tiene como objetivo evocar una cierta atmósfera o sentimiento asociado con San Sebastián.




El resultado final sería una imagen que evoca sensaciones de tranquilidad, lujo, exclusividad o romance, dependiendo de los elementos visuales utilizados y la composición de la fotografía. Esta fotografía no documenta una realidad, sino que crea una nueva realidad visual para transmitir un concepto o una emoción específica al espectador.





Este tipo de técnica es común en publicidad, marketing y proyectos artísticos donde se busca crear una imagen idealizada o soñada. Al afirmar que el restaurante pertenece a San Sebastián, se está utilizando la reputación y la belleza asociadas con esta ciudad costera para añadir valor y contexto a la imagen conceptual.



Es importante, sin embargo, ser transparente sobre el hecho de que la imagen es una creación artística y no un reflejo de la realidad, especialmente en contextos donde la precisión y la honestidad son cruciales. En un contexto artístico o publicitario, la creación de estas imágenes puede ser una herramienta poderosa para contar una historia o evocar una sensación específica en el espectador.



La razón detrás de crear una imagen así puede variar, pero generalmente se centra en capturar la atención, evocar emociones, contar una historia convincente o vender una idea o producto. La imagen sirve como una poderosa herramienta visual que conecta con el público a través de la imaginación y la aspiración.




Bibliografía : El Poder del Artre

miércoles, 26 de junio de 2024

"Ángeles Músicos" del "El Políptico de Gante" obra del pintor flamenco Jan van Eyck (1390-1441)

"Ángeles Músicos" del "Políptico de Gante" es una obra del pintor flamenco Jan van Eyck (1390-1441), realizada en 1432. Está compuesta por varias tablas pintadas que, juntas, forman un retablo monumental. La sección de "Ángeles Músicos" está ubicada en las alas superiores del retablo y tiene unas dimensiones de 168.7 x 70 cm. Actualmente, se encuentra en la Catedral de San Bavón, Gante_ Bélgica.




Esta obra maestra del arte flamenco fue creada por Jan van Eyck y su hermano Hubert van Eyck. Es famosa por su detallado realismo y el uso innovador de la luz y el color, características distintivas del trabajo de Jan van Eyck. Hubert murió el 18 de septiembre de 1426, y Jan continuó con la gran obra de la pintura flamenca de principios del siglo XV. Fue un encargo de Jodocus Vijdts y su esposa Isabel Borluut.




Aunque los hermanos van Eyck realmente inauguran el renacimiento nórdico, es importante tener en cuenta a los miniaturistas que los precedieron e influyeron. Fueron ellos quienes lograron nuevos y destacados efectos a través del uso de veladuras, una técnica que consiste en pintar con finas capas de pintura húmeda sobre capas previas completamente secas, entre otras técnicas. Jan van Eyck aumentó la proporción de aceite transparente en la mezcla, lo que le permitía superponer varias veladuras, logrando así mayor luminosidad y colores intensos. 


El aglutinante utilizado por Van Eyck tenía como base aceite secante y de otro elemento que volvía el aglutinante consistente, lo que era una de las dificultades encontradas por los usuarios de la pintura al óleo posteriores. Llevó la técnica de la pintura al óleo y el realismo de los detalles (destacadamente la representación de las materias) en una cumbre nunca alcanzada antes que él, la técnica flamenca permitiendo también la claridad de estos.



Estas capas de óleo se aplicaban sobre un soporte que consta de una tabla de madera (generalmente de haya) pulida y pintada de blanco, con lo que se logra una reflexión de la luz con el consecuente brillo de la pintura y una sugestión de profundidad. Van Eyck se atrevió con estos métodos a intentar lo que luego se llamaría trampantojo. Por la temprana maestría de Van Eyck en la técnica al óleo, se le conoce tradicionalmente como el «padre de la pintura al óleo»



Se trata de un artista que tenía conciencia de su propia importancia, siendo uno de los primeros artistas flamencos que firmó y dató sus pinturas en los marcos, entonces considerados una parte integral de la obra (los dos a menudo se pintaban juntos).

Esta habilidad con el óleo le permitía reflejar de una manera naturalista la realidad. Además, era minucioso y sus obras, generalmente de pequeño tamaño, tienen una extraordinario detalle propio del mundo de la miniatura. 




Pero, aunque esta minuciosidad recuerde tanto a la iluminación, hay rasgos que hacen ver en él claramente anticipo del Renacimiento. Este periodo del arte flamenco se caracteriza por el naturalismo de vívidos colores al óleo, la meticulosidad de los detalles, la precisión de las texturas y la búsqueda de nuevos sistemas de representación del espacio tridimensional. Las figuras humanas se enmarcan en un espacio naturalista. En lo que atiene a la búsqueda de los efectos tridimensionales Van Eyck no recurre tanto a la perspectiva con un punto de fuga, sino que logra dar cierta impresión de tridimensionalidad mediante la técnica de las veladuras.


Busca una coherencia óptica 'correcta' a través del empirismo que refleje fielmente aquello que el artista ve con sus propios ojos. Crea así tras una ‘observación perfecta’ interiores realistas y reconocibles, y paisajes y ciudades minuciosamente compuestas, permitiendo una ¨especie de ósmosis entre interior y exterior¨​ que dota de profundidad y realismo a la obra.



La asombrosa habilidad técnica de Van Eyck y la precisión en los detalles, reproducidos cuidadosamente, fueron muy admiradas por sus contemporáneos. La obra de Van Eyck ha sido abundantemente copiada por los pintores y los iluminadores. Sus compatriotas todavía le seguían considerando el rey de los pintores en el siglo XVl.


















El Poder del Arte







lunes, 24 de junio de 2024

El retablo recuperado de las minas de sal de Altaussee al final de la Segunda Guerra Mundial

Uno de los retablo de "la Adoración del Cordero Místico", recuperado de las minas de sal de Altaussee al final de la Segunda Guerra Mundo, en el 8 de mayo de 1945 en la localidad del distrito de Liezen, en el estado de Estiria _Austria.



El Partido Nazi alemán muy astuto habían sido saqueados o trasladados para su custodia en varios lugares de almacenamiento durante la Segunda Guerra Mundial. Estos sitios incluían minas de sal en Altaussee y Merkers y una mina de cobre en Siegen.


Entre 1943 y 1945, el extenso complejo de minas de sal en Altaussee sirvió como un enorme depósito de arte robado por los nazis. También contenía fondos de colecciones austriacas. Inicialmente, en agosto de 1943, los tesoros artísticos de las iglesias, monasterios y museos austriacos se transfirieron a las minas para su custodia, seguido de, a partir de febrero de 1944, un stock de alrededor de 4.700 obras de arte robadas de toda Europa.



Al final de la guerra, todo el depósito almacenaba 6.577 pinturas, 137 esculturas y 484 cajas de otras obras de arte, así como muebles, armas, monedas y colecciones de bibliotecas, incluidas algunas de las llamadas Führerbibliothek de Hitler (Biblioteca del Führer).




​En abril de 1945, cuando las tropas aliadas se acercaron a la mina de sal, el Gauleiter August Eigruber dio órdenes de volarla. Para ello mandó transportar ocho bombas de 500 kg cada una a los túneles. Hitler anuló la orden de Eigruber, pero después de la muerte del "Führer", el Gauleiter ignoró esto. Sin embargo, la orden no se cumplió. La destrucción fue evitada en el último minuto por la administración de la mina local, funcionarios del depósito y mineros. En la noche del 3 al 4 de mayo de 1945 fue posible retirar las bombas. Para engañar al Gauleiter Eigruber y evitar un mayor acceso a los tesoros, volaron las principales entradas a la mina.



El contenido del depósito incluía: tesoros de propiedad belga como la Madonna de Brujas de Miguel Ángel robada de la Iglesia de Nuestra Señora en Brujas y el retablo de Gante de Jan van Eyck robado de la catedral de San Bavón en Gante; El astrónomo y El arte de la pintura de Johannes Vermeer que serían puntos focales del Führermuseum de Hitler en Linz, y pinturas del Museo Capodimonte en Nápoles, Italia, que habían sido robadas por la División de Tanques Hermann Göring (Fallschirm-Panzer Division, Hermann Göring) en Monte Cassino, Italia.




Después de la ocupación de Altaussee el 8 de mayo de 1945 por una unidad de infantería estadounidense, el depósito de arte fue tomado por el ejército estadounidense (Programa de Monumentos, Arte y Archivos). Se volvieron a abrir los accesos y comenzaron las labores de rescate. Las obras de arte fueron llevadas al Punto Central de Recolección de Arte en Múnich en los años siguientes, donde comenzó el difícil proceso de restitución, que aún continúa.






viernes, 14 de junio de 2024

La Casa museo Lodovico Pogliaghi

La Casa museo Lodovico Pogliaghi es una casa museo ubicada en Varese, Italia. Fue diseñada y construida por el propio Pogliaghi y exhibe su colección de obras de arte, que incluyen hallazgos arqueológicos, pinturas y esculturas que datan desde el renacimiento al barroco, además de bocetos, moldes de yeso y dibujos del propio artista.


Lodovico Pogliaghi (1857-1950) fue un destacado escultor, pintor y diseñador italiano, conocido por su versatilidad y su habilidad para trabajar en una variedad de medios y estilos artísticos. Nacido en Milán, Pogliaghi se formó en la Academia de Bellas Artes de Brera, donde estudió bajo la tutela de profesores de renombre. Entre sus obras más célebres se encuentra la puerta central de la Catedral de Milán, una majestuosa pieza de bronce que muestra escenas religiosas y es un ejemplo destacado de su maestría en la escultura.




Además de su trabajo en bronce, Pogliaghi también fue conocido por sus pinturas, diseños arquitectónicos y trabajos en mármol y otros materiales. Pogliaghi fue un artista ecléctico, influenciado por diversos estilos y épocas, lo que se refleja en su obra y en la colección que reunió a lo largo de su vida. Su residencia en el Sacro Monte de Varese, ahora convertida en la Casa Museo Lodovico Pogliaghi, alberga muchas de sus obras y colecciones personales, ofreciendo una visión integral de su legado artístico. Además de su contribución al arte sacro y religioso, Pogliaghi también trabajó en proyectos civiles y decorativos, dejando una marca significativa en el patrimonio cultural italiano.


La villa se construyó a finales del siglo XIX y se convirtió en un museo que alberga una extensa colección de arte. En el museo se pueden encontrar obras del maestro Pogliaghi, así como piezas de arte que él mismo coleccionó a lo largo de su vida, incluyendo esculturas, pinturas, mobiliario y artefactos de diferentes épocas y culturas.



 
Una de las obras más destacadas de Pogliaghi es la puerta central de la Catedral de Milán, una impresionante pieza de bronce que también se puede ver en el museo en una de sus etapas de desarrollo. El museo no solo ofrece una visión de la vida y obra de Pogliaghi, sino que también permite a los visitantes disfrutar de la arquitectura y el diseño de la villa, que refleja el eclecticismo y la creatividad del artista. Además, la casa está ubicada en un entorno natural y culturalmente significativo, lo que añade un atractivo adicional a la visita.




La casa alberga una colección diversa y ecléctica de arte y objetos recogidos por Pogliaghi a lo largo de su vida. Esto incluye esculturas, pinturas, muebles, tapices y artefactos de diferentes épocas y culturas. Esta variedad ofrece una rica experiencia visual y cultural. 

Exhibe también numerosas obras del propio Pogliaghi, incluidas maquetas y bocetos para la puerta central de la Catedral de Milán, una de sus creaciones más famosas. Ver estas obras en el contexto de su hogar y estudio proporciona una perspectiva íntima de su proceso creativo.



La villa en sí es un reflejo del eclecticismo y la creatividad de Pogliaghi. Diseñada por el propio artista, la casa combina elementos arquitectónicos de diferentes estilos y épocas, lo que la convierte en una obra de arte en sí misma. Ubicada en el Sacro Monte de Varese, un sitio de peregrinación y patrimonio de la humanidad de la UNESCO, la casa museo ofrece vistas panorámicas y un entorno natural impresionante. Este contexto añade una dimensión espiritual y contemplativa a la visita.





La casa conserva los estudios y talleres donde Pogliaghi trabajaba, proporcionando una visión auténtica de su vida diaria y su entorno de trabajo. Estos espacios permiten a los visitantes imaginar cómo el artista creaba sus obras. Además de la colección permanente, la Casa Museo Lodovico Pogliaghi organiza exposiciones temporales y eventos culturales, lo que enriquece la oferta museística y atrae a diferentes públicos. En resumen, la Casa Museo Lodovico Pogliaghi no solo destaca por las obras de arte que alberga, sino también por su valor arquitectónico, su entorno histórico y cultural, y la oportunidad de conocer de cerca la vida y el trabajo de un artista multifacético.








Bibliografía: El Poder del Arte 

miércoles, 12 de junio de 2024

La "Piedad Florentina" es una escultura de Miguel Ángel Buonarroti


La "Piedad Florentina" es una escultura de Miguel Ángel Buonarroti, también conocida como la "Piedad Bandini" o "Piedad de Santa María del Fiore". Es una de las últimas obras de Miguel Ángel y fue realizada entre 1547 y 1555. La escultura representa a Cristo muerto sostenido por la Virgen María, María Magdalena y Nicodemo, cuya cara es un autorretrato de Miguel Ángel. Originalmente estaba destinada a su propia tumba, pero Miguel Ángel nunca la terminó completamente y la dañó en un ataque de furia. Actualmente, la "Piedad Florentina" se encuentra en el Museo dell'Opera del Duomo en Florencia_ Italia.






Miguel Ángel dañó la "Piedad Florentina" en un ataque de furia por varias razones que han sido objeto de debate entre los historiadores del arte. Algunas de las teorías más comunes incluyen: podría haber estado insatisfecho con la calidad del mármol o con su propio trabajo en la escultura. Se dice que el mármol tenía ciertas imperfecciones que dificultaban el trabajo, lo cual pudo haber llevado al artista a la frustración.





En esa etapa de su vida, Miguel Ángel estaba atravesando momentos difíciles tanto emocional como físicamente. Estaba envejeciendo y enfrentando problemas de salud, lo que pudo haber contribuido a su desesperación y frustración.


Miguel Ángel era una persona muy religiosa y, en sus últimos años, experimentó una profunda crisis espiritual. Esta lucha interna pudo haberse reflejado en su trabajo, aumentando su angustia y llevando al ataque de furia.





Después de dañar la escultura, Miguel Ángel la abandonó. Sin embargo, su discípulo, Tiberio Calcagni, intentó restaurarla y completar algunas partes, aunque la escultura quedó sin terminar.

La "Piedad Florentina" es también conocida como la "Piedad Bandini" porque fue adquirida por el banquero Francesco Bandini después de que Miguel Ángel la abandonara. Bandini la trasladó a su villa en Roma, y por esto, la escultura llevó el nombre de su propietario durante muchos años.









Bibliografía : El Poder del arte 

"El Big Ben" obra de Andre Derain (1880-1954)


"El Big Ben" obra de Andre Derain (1880-1954), del año 1907 y con unas dimensiones de 79×98 cm. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Arte Moderno del Centre Pompidou en París, Francia.


André Derain fue un influyente pintor francés y cofundador del movimiento artístico conocido como el Fauvismo, junto con Henri Matisse. Su obra se caracteriza por el uso audaz del color y las formas simplificadas.


En 1898 abandonó sus estudios de ingeniería para dedicarse a pintar. Comenzó a asistir a la Académie Carrière al tiempo que tomaba apuntes en el Musée du Louvre. En un principio, Paul Cézanne ejerció una fuerte influencia sobre su pintura y más tarde se sintió fascinado por la obra de Vincent van Gogh expuesta en la Galerie Bernheim-Jeune.



En esos primeros años compartía estudio con Maurice de Vlaminck en Chatou y mantenía una estrecha relación con Henri Matisse, con el que pasó el verano de 1905 en Collioure, donde comenzó a utilizar la técnica puntillista. Bajo la influencia de la pintura de Paul Signac, Derain aplicaba los colores puros, sin mezclar, sobre un lienzo de preparación blanca, con una pincelada de pequeños toques gruesos y cuadrados que daban a la superficie pictórica un aspecto de mosaico.




El marchante Ambroise Vollard envió a Derain a Londres, desde marzo de 1906 a febrero de 1907, para que repitiera la experiencia llevada a cabo unos años antes por Claude Monet en su serie sobre el río Támesis. En la capital inglesa pintó un conjunto de obras que constituyen el punto álgido de su periodo fauve.




Derain se destacó por sus paisajes vibrantes y sus retratos expresivos. Durante su carrera, exploró una variedad de estilos, aunque su obra evolucionó con el tiempo, siempre mantuvo un interés en la experimentación y la innovación.

En su vida personal, Derain fue conocido por su naturaleza reservada y enigmática. Se casó con Alice Topffer en 1910 y tuvieron dos hijos juntos. Durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo involucrado en actividades artísticas apoyadas por el régimen de Vichy en Francia, lo que generó controversia posteriormente.

Derain falleció el 8 de septiembre en Garches, Francia, dejando un legado duradero en la historia del arte del siglo XX. Su trabajo sigue siendo celebrado y estudiado en todo el mundo.









Bibliografá : https://www.museothyssen.org/

lunes, 10 de junio de 2024

Constantin Brâncuși (1876-1957) en el año 1921 con su perro Samoyedo, Polaire


Constantin Brâncuși (1876-1957) en el año 1921 con su perro Samoyedo, Polaire, en París, Francia. Polaire se convirtió en una parte importante de su vida y trabajo. Su nombre, que significa "polar", era un perro de raza Samoyedo, conocida por su pelaje blanco y esponjoso y su carácter amigable y afable.




Escultor, pintor y fotógrafo rumano,​ considerado pionero del arte moderno. Su obra, 1200 fotografías y 215 esculturas, evolucionó desde 1908 hacia un estilo muy personal, geométrico, con una eliminación de los detalles que le condujo casi a la abstracción, proponiendo una realidad distinta. De esta manera, dejaba de lado el realismo escultórico del siglo xix para dar paso al arte abstracto que se abría camino.



Esta vez, mi objetivo va a ser Polaire, ya que también tengo otro perro de la raza Samoyedo que me tiene cautivado. Brâncuși y Polaire desarrollaron un vínculo muy estrecho. Polaire no solo era un compañero constante en la vida diaria del escultor, sino que también estaba presente en su estudio, acompañándolo mientras trabajaba. Este lazo entre el artista y su perro es evidente en numerosas fotografías de la época, donde se puede ver a Brâncuși con Polaire a su lado, destacando la importancia que el perro tenía en su vida personal y artística.




La relación entre Brâncuși y Polaire también reflejaba el amor del escultor por los animales y la naturaleza, elementos que a menudo inspiraban su obra. El carácter amigable y la apariencia distintiva de Polaire probablemente proporcionaron consuelo y compañía a Brâncuși durante sus años creativos en París.



Aunque es difícil confirmar cuándo, sabemos que Polaire murió repentinamente después de ser atropellada por un automóvil, lo que dejó al artista en la desesperación. El historiador John Golding escribió que “Brâncuși estaba desolado.” La enterró en un cementerio de mascotas en Asnières-sur-Seine, a las afueras de París, y volvió al trabajo. Golding señala que en la última parte de la carrera de Brâncuși, “las representaciones de animales superan con creces a las de personas.”



Brâncuși nunca reemplazó a Polaire con otro compañero, y se volvió cada vez más recluido. Para finales de la década de 1930, “el otrora sociable” se había convertido en “un ermitaño.” Debido a que Brâncuși se volvió tan introspectivo, la razón de este cambio de disposición sigue siendo desconocida. Puede que nunca haya explicado ni compartido su experiencia emocional con nadie.









Bibliografía: El Poder del Arte

miércoles, 5 de junio de 2024

“En una hostería romana” obra del pintor danes Carl Heinrich Bloch (1834- 1890)

“En una hostería romana” obra del pintor danes Carl Heinrich Bloch (1834- 1890) realizada en el año 1866 y con unas dimensiones de 148.5 cm × 177.5 cm. Actualmente se conserva en Galería Nacional de Dinamarca, Copenhague_ Dinamarca.



Carl Bloch fue un pintor danés del siglo XIX conocido principalmente por sus obras de arte religioso. Estudió en la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca y se destacó por su habilidad para retratar escenas bíblicas con gran realismo y emotividad.

Bloch es considerado uno de los artistas más importantes de Dinamarca en su época y su obra ha tenido un impacto duradero en la representación artística de temas religiosos.




"La Hostelería Romana" es una de las obras más conocidas de Carl Bloch, pintada en 1866. Esta pintura captura una escena de la vida cotidiana en una taberna romana, mostrando su habilidad para representar no solo temas religiosos, sino también escenas más mundanas y realistas.



En esta obra, Bloch presenta a un grupo de personas en una taberna romana, interactuando de manera animada y natural. La composición es rica en detalles y cada personaje parece tener su propia historia, lo que añade profundidad a la escena. Bloch utiliza la luz y la sombra con gran habilidad para crear una atmósfera cálida y envolvente, destacando su dominio técnico y su sensibilidad para captar la esencia de la vida cotidiana.




Carl Bloch incluyó a su mecenas en el fondo de la obra. El mecenas de Bloch, Jacob Heinrich von Taffel, está representado en la pintura, lo cual era un gesto común entre los artistas para mostrar su gratitud y honrar a aquellos que apoyaban su trabajo. Este tipo de inclusión también servía para inmortalizar a los benefactores en la obra de arte.


La inclusión de von Taffel en la escena de la taberna romana no solo añade un elemento personal a la obra, sino que también refleja la costumbre de los artistas de la época de integrar a personas contemporáneas en contextos históricos o cotidianos, mezclando lo real con lo imaginario y creando un vínculo más estrecho entre el artista, su patrocinador y el público.



Carl Bloch es conocido por su estilo realista, detallado y emocional, que se manifiesta en una variedad de temas, desde escenas bíblicas hasta la vida cotidiana. Tenía una habilidad excepcional para capturar detalles minuciosos en sus pinturas, desde las expresiones faciales y la textura de los ropajes hasta la arquitectura y los objetos de la escena. Este enfoque meticuloso añade una profundidad y autenticidad a su obra.



Uno de los rasgos distintivos de Bloch es su capacidad para capturar la humanidad y las emociones de sus personajes. Ya sea en escenas religiosas o de la vida cotidiana, sus figuras suelen mostrar una gama rica de emociones que conectan con el espectador a un nivel profundo.

Utilizaba la luz y la sombra con gran habilidad para crear atmósferas dramáticas y realistas. Este uso del claroscuro ayudaba a enfatizar la emotividad de sus escenas y a dirigir la atención del espectador hacia puntos focales específicos.



Durante su estancia en Italia, Bloch fue influenciado por los maestros del Renacimiento, lo que se refleja en su uso del color, la composición y la técnica. Esta influencia enriqueció su estilo y le permitió crear obras de gran belleza y complejidad.

Aunque es más conocido por sus obras religiosas, Bloch también pintó retratos, paisajes y escenas de género. Esta versatilidad demuestra su amplio rango de habilidades y su interés en diferentes aspectos de la vida y el arte.




Una parte significativa de su obra está dedicada a temas religiosos, especialmente escenas del Nuevo Testamento. Sus pinturas bíblicas son conocidas por su capacidad de transmitir profundas emociones y espiritualidad. La serie de pinturas para la Capilla del Palacio de Frederiksborg es especialmente notable en este contexto.

En resumen, el estilo de Carl Bloch se caracteriza por un realismo detallado, un uso magistral de la luz y la sombra, una profunda emotividad y una composición dinámica, todo ello influenciado por su estudio de los grandes maestros del pasad.









Bibliografía: El Poder del Arte